26 de noviembre de 2009

Especial Dischord: Parte 2


Por Fer Suarez.


Hace más de un año (pueden verlo aquí ) nos dedicamos a rescatar nuestro podio personal dentro del siempre confiable catálogo discográfico de Dischord Records. Ya en ese momento nos lamentábamos por las diversas omisiones obligadas por lo estricto de dicha selección. Entonces, como buenos obsesivos sin control que somos, aquí hemos confeccionado una extensión de aquel primer informe, manteniendo como única e inamovible guía nuestro criterio personal. De ninguna manera crean que se trata de grupos de segunda línea, aquí hay algunos de los exponentes más destacados editados por el sello más emblemático de la independencia Punk. Por supuesto, para más información no dejen de visitar www.dischord.com.




-Government Issue “Legless bull” (1981)
Diez temas en poco más de ocho minutos, con títulos como “Religious ripoff”, “Rock N’ Roll bullshit”, “Anarchy is dead”, “Bored to death” y “No rights”. Sí, adivinaron, esto es Hardcore/Punk de pura cepa y con esa energía fresca, inocente y visceral de sus años formativos. Siempre liderados por el cantante John Stabb, Government Issue iría mutando la crudeza de su sonido (sin perderla del todo) hasta acercarse tanto al Post-Hardcore como al Punk melódico, contando en sus filas con gente como Brian Baker (Minor Threat, Dag Nasty, Bad Religion), J. Robbins (Jawbox, Burning Airlines, Channels) y Mike Fellows (Rites Of Spring). “Legless bull” es, como corresponde, un disco directo, sencillo, inmediato y tremendamente vigoroso, que se mantiene por peso propio en la historia del Hardcore como uno de esos trabajos clásicos que ayudaron a forjar su identidad mucho antes de que ésta se transformará en poco más que un cliché sin sustancia.


-State Of Alert “No policy” (1981)
Antes de Black Flag, mucho antes de la Rollins Band, antes inclusive de adopter el apellido Rollins como seudónimo artístico, un todavía joven y enclenque Henry Garfield (sí, ese es su verdadero nombre) ponía su pedregosa y poderosa voz al servicio del más sucio, primitivo y agresivo Hardcore junto a los muchachos de State Of Alert, también conocidos (en la más pura tradición de siglas Hardcoreras) como S.O.A.. “No policy” es una breve pero contundente ráfaga de energía, una certera patada en las encías a base de crudeza, intensidad, velocidad y mucha mala onda. Tanta, que es posible detectar en estas diez canciones (comprimidas en ocho minutos y veinte segundos) algo del germen de lo que luego sería el costado más virulento del Hardcore neoyorquino. Un estilo que, justamente, el mismo Rollins (ya bien asentado en su rol de orador y literato) se encargaría luego de defenestrar con su habitual y ácido sentido del humor.


-Youth Brigade “Possible” (1981)
Primero, la aclaración obvia. No confundir a este grupo con los californianos de mismo nombre y sonido bastante más volcado al costado melódico (a la Bad Religion) del Hardcore/Punk. La brigada juvenil (no, nada que ver con Johnny Depp) de Washington D.C. se nutría de ex miembros de Teen Idles y The Untouchables (casualmente, dos bandas que contaban con los servicios de los hermanos MacKaye, Ian en la primera y Alec en la segunda) y presentaba un sonido crudísimo, sucio y con esa pulsión hacia la velocidad tan típica de aquellos años formativos del Hardcore. También había lugar para esos medios tiempos obsesivos a la Black Flag y hasta para algún que otro arreglo cercano al Dub (las enseñanzas de Bad Brains no fueron en vano) siempre envueltos en corrosivos riffs y voces quebradas. Justamente el sonido de guitarra, saturado y siempre al borde de la desafinación, hizo que, más adelante un grupo como Sonic Youth los homenajeara en más de una ocasión.


-Deadline “8/2/82” (1982)
Uno de los nombres olvidados de la primera generación de Hardcore Washingtoniano, Deadline contaba con la presencia de un joven Brendan Canty (futuro miembro de Rites Of Spring, One Last Wish, Happy Go Licky y Fugazi) tras los parches y, justamente, este material (inicialmente editado por el sello Peterbilt y rescatado en 2007 por Dischord) fue el que hizo que Guy Picciotto (fundador de Peterbilt) se enamorara de la forma de tocar del baterista. El sonido del cuarteto seguía al píe de la letra los dictados de la época, temas veloces, simples, con guitarras rasposas y gargantas con las venas a punto de estallar. Lo que los distinguía era lo ajustado de la interpretación, lejos de la desprolijidad típica de sus pares, con un Canty siempre exultante y furioso y un trabajo de guitarras que daba a entrever que había mucho más que simple Hardcore escondido en la propuesta del grupo. En cualquier caso, la energía pasional y urgente de estas once canciones basta para hacer las delicias de cualquier amante del más puro y efervescente Hardcore/Punk que se precie de tal.


-Void “Void/Faith Split” (1982)
Uno de los tantos lugares comunes que pululan alrededor del universo Dischord es aquel que dicta que todas las bandas de la primera generación Hardcore estaban sujetas a una estricta disciplina Straight Edge. Bien, para dar por tierra con eso, aquí tenemos a Void, abanderados absolutos del descontrol y el bardo, algo que quedaba evidenciado en sus siempre caóticas presentaciones en vivo. Inclusive en lo musical, el cuarteto se separaba de la ajustada velocidad de bandas como Minor Threat o Government Issue. Es decir, sonaban vertiginosos pero sumamente crudos y desprolijos. El guitarrista Bubba Dupree bebía de Greg Ginn (de Black Flag) como principal fuente de inspiración para crear riffs oscuros, rabiosos, disonantes y plagados de acoples y feedback y la base rítmica se encargaba de acelerarlos hasta la taquicardia. De hecho, en más de un pasaje se advierten esos flirteos con el Metal más primitivo que luego darían lugar al Crossover. Los doce temas que componen el lado de Void en este álbum compartido con Faith, conforman una brutal cacofonía cargada de energía visceral, profunda frustración y una intensidad capaz de derretir paredes. En 1983 grabarían su primer larga duración (“Potion for bad dreams”, con un sonido mucho más cercano al Metal y el Crossover), que en principio sería editado por Touch & Go Records (otro de los sellos pilares del Punk americano y sus derivados) pero Dupree y compañía, desconformes con los resultados finales de la grabación y el rumbo metálico que había adquirido su propia propuesta musical, decidieron archivar el disco y, poco tiempo después, separarse definitivamente.


-Gray Matter “Food for thought” (1984)
Anticipando gran parte de lo que sucedería en la escena Punk Washingtoniana de los años siguientes, Gray Matter bien podría ser considerada la banda que dio el puntapié inicial del tan mentado Revolution Summer. En este, su debut discográfico, ya lograban combinar su crudeza Punk con melodías más elaboradas (a veces introspectivas y oscuras, a veces Poperas y luminosas), mayor variedad rítmica y un trabajo a dos guitarras poco común en el género por aquellos años. La voz de Geoff Turner (también guitarrista) se diferenciaba de la típica rudeza del Hardcore, con un tono limpio y melódico pero no exento de energía y el grupo no tenía miedo de exhibir influencias tanto del Post-Punk como del Pop. Hasta cerraban el disco con una increíble versión del “I Am the Walrus” de los Beatles, distorsionada y acelerada a ritmo Punk pero respetando al píe de la letra la profundidad melódica y el clima lisérgico del original. El posterior mini lp, “Take it back” (editado al año siguiente) profundizaría aún más el aspecto melódico e introspectivo del cuarteto, que en 1986 decidiría disolverse. A comienzos de la década siguiente tuvieron una breve reunión que dejó como legado el larga duración “Thog” (1992), dejando en claro que los muchachos no habían perdido ninguna de sus cualidades.


-Marginal Man “Identity” (1984)
Y ya que hablamos de los inicios del Revolution Summer (que, a su vez, son el germen del Post-Hardcore y el Emo), no podemos dejar de mencionar a la primera banda de la escena Punk Washingtoniana en utilizar dos guitarras, una tendencia que luego seguirían Faith y Minor Threat, entre otros. Marginal Man todavía mantenía fuertes conexiones con la virulencia Hardcore/Punk más primigenia pero en su propuesta ya asomaba de forma notable, y sin ningún tipo de complejos, un fuerte costado melódico que anunciaba algo de lo que estaba por venir. Por otro lado, dicha impronta melódica, si bien contaba con una cuota de emotiva introspección, hacía gala de una frescura más asociable al sonido californiano de bandas como Circle Jerks y, principalmente, Bad Religion. Inclusive algunos punteos, ciertas melodías bordeando el Folk y la combinación de ritmos acelerados con dulces líneas vocales podía asociarse fácilmente a lo hecho por Greg Graffin y compañía. En 1985, el quinteto abandonaría Dischord y editaría su primer larga duración propiamente dicho (“Double image”), donde explorarían terrenos más introspectivos, entrando de lleno en las modalidades del Revolution Summer. En 1988, tras la edición de su segundo disco (titulado como el grupo), Marginal Man se separaría definitivamente.


-The Snakes “I won’t love you ‘till you’re more like me” (1985)
Aquellos que, no sin cierto cinismo, acusan (basados más en sus propios prejuicios e ignorancia que en la realidad misma) a Dischord de una supuesta excesiva seriedad deberían conocer este disco y atragantarse en su propia mediocridad. The Snakes era un dúo conformado por Simon Jacobsen (State Of Alert) y Michael Hampton (State Of Alert, Faith, Embrace, One Last Wish) que, para sus pocas presentaciones en vivo contaba con la colaboración de Brendan Canty y Guy Picciotto. El germen del grupo data de antes de sus otras bandas pero recién en 1985, bajo la asistencia técnica de Ian MacKaye, pudieron registrar este álbum debut. ¿Qué tenemos aquí, entonces? ¿Hardcore rabioso? ¿Acaso un acercamiento a los emotivos sonidos del Revolution Summer? ¿Material experimental? Nada de eso. Power-Pop garagero, festivo y con letras que, en su mayoría, hablaban de chicas. Con claras referencias a Stooges, Ramones y Big Star, The Snakes desplegaban en menos de media hora catorce canciones infecciosas, plagadas de melodías extremadamente pegadizas, guitarras crudas y rockeras y bases sólidas que invitaban al más desenfadado de los bailes. Completamente alejados de la solemnidad que invadía la escena Washingtoniana de esa época (incluidos los grupos donde ellos mismos militaban), Jacobsen y Hampton se animaban inclusive a parodiar a otros géneros como el Funk, el Hip-Hop y el Reggae, demostrando (bueno, es algo obvio para cualquiera con un mínimo de sentido común) que hasta los músicos más comprometidos son capaces de dejarse llevar sin preocupaciones por su sentido del humor. Y, si encima lo hacen con canciones así de buenas, entonces no hay queja posible. Una más que destacable rareza que no hace más que exaltar el espíritu absolutamente indomable de Dischord.


-One Last Wish “1986” (1986)
Esto puede sonar complicado pero no lo es tanto. Tras la disolución de los legendarios Rites Of Spring, tres de sus miembros (el cantante y guitarrista Guy Picciotto, el bajista Edward Janney y el baterista Brendan Canty) se juntaron con Michael Hampton (ex guitarrista de Faith y Embrace, ambas bandas lideradas por Alec e Ian MacKaye respectivamente) para dar vida a este fugaz (hint, hint) proyecto llamado One Last Wish. Curiosamente, o no tanto, el sonido de este, su único registro de estudio, bien podría ser considerado como el puente perfecto entre la crudeza emotiva de Rites Of Spring y la experimentación con elementos del Funk, el Noise y hasta el Pop que más adelante Picciotto y Canty (junto a Ian MacKaye y Joe Lally) desarrollarían en Fugazi. Comprimidos en poco menos de veinticinco minutos, los doce temas que componen “1986” son himnos de absoluta catarsis, con las guitarras escalando a pura distorsión hacia el Olimpo riffero de los corazones rotos (y no es que se trate de esas típicas cancioncitas pedorras de relaciones amorosas fallidas, aquí no hay lugar para ningún tipo de superficialidad ni berrinches adolescentes), Canty exhibiendo su enorme musicalidad a la hora de generar ritmos movedizos y Picciotto expandiendo las capacidades de su garganta hasta alcanzar picos melódicos que generan un inevitable nudo en el estómago. Una obra imprescindible, no sólo para aquellos fanáticos de Fugazi y aledaños, si no para todo aquel que sepa apreciar el Rock en su estado de emotividad más intenso, creativo y descarnado.


-Embrace “Embrace” (1987)
Mis inseguridades no tienen nada que esconder. Mis emociones son mis enemigas por estar de mi lado. Mis afirmaciones no me escupirán en la cara. Todos luchamos para que nuestros sueños se hicieran realidad y ellos terminaron siendo el objeto de nuestro desprecio. Tal vez fuimos demasiado rápido. No puedo expresar la forma en que me siento sin joder algo más. Supongo que soy ingenuo pero se me hace difícil creer que una persona pueda denigrar tanto la vida. La autoindulgencia te enterró demasiado profundo. Qué está bien o qué está mal, no lo puedo decir. Y, sí, por supuesto que estoy asustado de salir lastimado. Y, sí, por supuesto que estoy asustado de estar equivocado. Pero, al mismo tiempo, mi silencio me condenará. Así que podés elegir mantenerte tranquilo detrás de tu ventana y elegir la vista que querés ver. Pero mientras haya otros cautivos, no te consideres libre. No más estar tirados, tenemos que hablar y movernos. No más lágrimas egoístas, no pagaste por ellas. Tus emociones no son más que políticas, así que controlate. Cantar sobre unidad y una forma de vida. Cantar sobre la ayuda que no estás dispuesto a dar. Soñás con un propósito y una razón para existir. Sonás con el amor que todo el mundo perdió. Tirás tus sueños a la basura y te unís al mundo asustado. Mirá lo que organizaste, ¿creés todas esas mentiras? No hay coraje en el odio. Atacar, defender, vivís una fantasía. A veces me gustaría darte una patada en el culo, pero supongo que vos sos sólo un ser humano también. Buscar una razón para odiar. Te odiarías a vos mismo si tuvieras la oportunidad. Supongo que ya lo hacés. Poetas mezquinos con lápices envenenados, forzando rimas para vengarse. El dinero no tiene nada que ver con el valor de la vida, pero eso es sólo sentido común. Mi boca sigue gritando, revelando mi amargura. No habrá victoria, ningún progreso a menos que nos diferenciemos del enemigo. Cuando los sentimientos que abrazo no tienen nada de que agarrarse y la vida por la que trabajé puede ser comparada y vendida, hace que me pregunte cuándo será mi momento de pasear.


-Happy Go Licky “Will play” (1987)
En la primavera de 1987, la formación completa de Rites Of Spring decide reformarse con un nuevo nombre y una visión musical completamente diferente a la de su anterior encarnación. La corta vida del grupo (se separaron en 1988) impidió que pudieran registrar material de estudio pero Dichord (en complicidad con Peterbilt) reunió material diverso de sus presentaciones en vivo y lo presentó en la forma de este caótico “Will play”. La propuesta del cuarteto estaba basada principalmente en la improvisación pero nada tenía que ver con la típica idea de zapada rockera. Bases repetitivas, ritmos entre el Funk y el Kraut-Rock, un bajo sucio y demandante, guitarras ruidosas y empapadas de efectos, manipulación de cintas y voces entre gritadas y habladas conformaban los elementos básicos de su maremágnum sonoro. Por momentos podían remitir al primer Sonic Youth e inclusive al costado más abrasivo de The Fall, pero el aspecto arty se veía controlado siempre por esa energía inmediata y visceral heredada del Hardcore y las improvisaciones nunca se extendían por demasiado tiempo, eludiendo así la autoindulgencia que se suele colar en este tipo de propuestas.


-Fidelity Jones “Piltdown lad” (1989)
En una época se impuso (principalmente dentro de la prensa metalera) un lugar común que dictaba que los grupos de Hardcore, cuando aprendían a tocar sus instrumentos, se volcaban al Metal, principalmente al Thrash. Por supuesto, gran parte del catálogo de Dischord es una prueba irrevocable de lo desacertado de semejante afirmación. Pero obviemos esto último. Siguiendo esa línea de pensamiento, ¿hacia dónde debería moverse un grupo como Fidelity Jones, conformado por ex miembros Beefeater, una banda en la que ya habían demostrado, no sólo un gran amor por Bad Brains y Minutemen (justamente, dos grupos que se ocuparon de desafiar los límites estilísticos del Hardcore), si no también un absoluto dominio de sus instrumentos? Pues bien, el equivalente metálico para una banda de esas características bien podría estar representado por aquello que en la época se conoció (muy a pesar de sus practicantes) como Funk-Metal. Efectivamente, el sonido del cuarteto podría ser asociado sin dificultades a bandas como Living Colour, Jane’s Addiction, Primus, Atom Seed y el primer Faith No More, pero, obviamente, con un latir más cercano a sus raíces Punks que al Metal propiamente dicho y despojado del brillo casi glamoroso de algunos de esos grupos. Picantes rasgueos Funkys que dan paso a contundentes riffs distorsionados, un bajo hiperquinético y amigo del slap, canciones plagadas de cambios de ritmo, ciertos aires psicodélicos, abundante groove, instrumentaciones virtuosas (los solos de guitarra recuerdan a Vernon Reid y los de bajo a Les Claypool), un destacado trabajo percusivo y un cantante parado en algún lugar entre el H.R. más espiritual y el Mike Patton más melódico. Otra excelente prueba de que las premisas de Dischord, a la hora de editar discos, no tenían nada que ver con preconceptos o encasillamientos genéricos.


-Scream “Fumble” (1989)
Los hermanos Peter y Franz Stahl ganaron cierto reconocimiento durante los noventas al frente de los geniales Wool. Y, si hablamos de reconocimiento en los noventas, el baterista (que aquí también hace su debut como compositor y vocalista, aunque ya había participado en el anterior “No more censorship”) que grabó este último disco de Scream (luego reeditado en cd junto a su predecesor, el muy recomendable “Banging the drum”), un flacucho narigón conocido como Dave Grohl, recibió bastante de eso luego de ingresar a un trío conocido como Nirvana y liderado por un rubio muchachito con una forma particular de resolver conflictos. En cualquier caso, más allá de sus cambios de formación y futuras celebridades, Scream venía ocupando un lugar de privilegio en la escena Punk de Washington D.C. desde 1981. Comenzaron como casi todos, tratando de emular a Bad Brains pero, al poco tiempo y gracias a una musicalidad superior a la de la mayoría de sus pares, lograron desmarcarse incorporando melodías más trabajadas, soltura rockandrollera y hasta algún que otro guiño casi metalero. “Fumble” ya presenta a un grupo totalmente asentado y maduro, donde la energía cruda del Punk se encontraba contenida (pero nunca diluida) en canciones rockeras, gancheras, sólidas y con un ajustado trabajo instrumental y vocal. Las referencias a los legendarios morochos seguían ahí, claro, pero la incorporación de un groove más pronunciado y de ciertos modismos cercanos al Hard-Rock de los setentas, anunciaban algo de lo que luego conoceríamos como Grunge. A eso súmenle la inevitable influencia del incipiente Post-Hardcore que estaba naciendo en la capital norteamericana y tendrán como resultado un trabajo sumamente personal. Tras la disolución de Scream, Grohl, como ya dijimos, ingresó en Nirvana y, luego del incidente con la escopeta de Kurt Cobain, fundó los exitosos Foo Fighters (bueno, en el medio hubo también un fugaz proyecto unipersonal llamado Late!, cuyo único disco, “Pocketwatch”, sólo se editó en cassette), donde inclusive llegó a convocar brevemente a Franz Stahl como reemplazo del guitarrista Pat Smear. Peter Stahl, luego de su experiencia el frente de los mencionados Wool, se metió de lleno en los sonidos desérticos y saturados de graves, colaborando con bandas como Earthlings?, Goatsnake, las primeras Desert Sessions, Orquesta Del Desierto, Queens Of The Stone Age (haciendo coros en “The lost art of keeping a secret” del magnífico “Rated R”) y Sunn 0))).


-Rain “La vache qui rit” (1990)
Grabado originalmente en 1987, editado en vinilo en 1990 por el sello Peterbilt Records (propiedad de Guy Picciotto, oh casualidad) y reeditado en cd en 2007 por Dischord, “La vache qui rit” es el único testimonio documentado de una banda que tuvo un paso fugaz por la incipiente escena Post-Hardcore de mediados de los ochentas, pero aún así se las arregló para dejar su marca. Canciones como estas, tremendamente conmovedoras, energéticas pero nunca violentas, con guitarras creativas pero siempre ubicadas y melodías tan viscerales como sensibles (con un alto octanaje de emotividad Pop), son las que sentarían las bases para lo que luego se conocería como Emo. Por supuesto, a años luz todavía de los maquillajes góticos y los peinados tipo lengüetazo de vaca, la propuesta de Rain mantenía aún fuertes lazos con el Hardcore, aún cuando trocara su vieja costumbre de señalar a los demás por una introspección que, no obstante se mantenía urgente y demandante.


-Three “Dark days coming” (1990)
En 1986, Ian MacKaye y Jeff Nelson (ambos ex miembros de Minor Threat y fundadores de Dischord) graban un simple bajo el nombre Egg Hunt y hacen planes para un próximo proyecto conjunto. A tales efectos, convocaron a Geoff Turner y Steve Niles, ambos ex miembros de Gray Matter. El grupo fue bautizado Three y, al poco tiempo, MacKaye decidió abandonar la formación, ingresando entonces como guitarrista Mark Haggerty, también proveniente de Gray Matter. Sólo llegaron a grabar un disco y algunos demos y ese material vio la luz (como sucedió con tantos otros grupos de esa misma generación) de forma póstuma dos años después de su disolución. Como, a esta altura, podrán imaginarse, Three es otra de esas bandas pilares de lo que a mediados de los ochentas se conoció como Revolution Summer. Y, si tenemos en cuenta lo hecho previamente por Gray Matter, no debería sorprendernos el hecho de que este material sea aún más melódico y emotivo. Los ritmos se acercan ahora más al Punk-Rock que al Hardcore, e inclusive rescatan (en “Buy me a river”) un riff de “War pigs” (sí, el tema de Black Sabbath) y lo readaptan a su propio estilo. Aquellos que, como yo, han disfrutado enormemente de la etapa más melódica de 7 Seconds (comprendida, a grandes rasgos, entre “New wind” y “Soulforce revolution”), deberían notar entonces la enorme influencia que Three ejerció sobre esos trabajos. La voz de Turner mantenía ese tono melodioso y juvenil que exhibía en Gray Matter pero sus líneas vocales se elevaban (acompañadas en esta ocasión de bellísimos coros) hacia impensadas alturas de emoción y madurez, las guitarras mantenían la distorsión al frente pero se permitían elaborar riffs más intrincados, así como texturas y arreglos melódicos que no le escapaban ni siquiera a la experimentación con sonidos acústicos y las canciones en general ganaban enormemente en variantes y profundidad musical, sin por ello abandonar la intensidad heredada del Hardcore. Pero, en definitiva, lo que más distinguía al cuarteto de sus contemporáneos era la frescura Pop (más cerca de Hüsker Dü que de los Ramones, de todas formas) de sus melodías que les confería un aire más optimista en contraposición a la angustia manifiesta de bandas como Embrace o Fire Party. Ojo, tampoco piensen que esto material para correr felices por floreadas praderas, porque no lo es. Inclusive los demos incluidos en la reedición en cd del álbum mostraban las intenciones del grupo de expandir aún más su paleta estilística. En cualquier caso, “Dark days coming” es un documento imprescindible de una de las épocas de mayor ebullición dentro de la historia del underground rockero americano.


-Autoclave “Autoclave” (1991)
Si bien varios de sus exponentes más destacados (Slint, Bastro, Don Caballero) ya existían por ese entonces, no era común oír hablar de Math-Rock en 1991. Mucho menos de Math-Rock hecho por mujeres. Sonará a escape fácil pero es muy difícil resistir la tentación de ver a este cuarteto como la versión femenina (con todo lo que eso implica) del género. Efectivamente, Autoclave tenía los ritmos trabados, las guitarras angulares, los intrincados contrapuntos y esa complejidad compositiva aplicada desde una óptica Punk pero nunca resultaban tan oscuros como Slint, tan ruidosos como Bastro o tan sobrecargados como Don Caballero. Sus composiciones siempre dejaban lugar para las sentidas líneas vocales de Christina Billotte, que ya anticipaba algo de lo que luego desarrollaría en Slant 6. Este único disco reúne la totalidad del material de estudio grabado por el grupo, once canciones redondas, que no reniegan del gancho emotivo a pesar de las rebuscadas instrumentaciones. Sin lugar a dudas, una de las propuestas más personales presentadas por el sello.


-High Back Chairs “Of two minds” (1991)
Es lógico que, cuando se habla de Dischord, la primera figura que venga a la mente es la de Ian MacKaye. Pero sería un error olvidar a Jeff Nelson, baterista y compañero de banda de aquel en Teen Idles, Minor Threat y los fugaces proyectos Egg Hunt y Skewbald/Grand Union. Justamente, fueron ellos dos quienes decidieron fundar el sello y le dieron su orientación musical, estética e ideológica. La carrera musical post-Minor Threat de Nelson no es tan conocida como la de MacKaye pero bien vale la pena. Primero formó Three (de quienes ya hablamos más arriba) y, entre fines de los ochentas y mediados de los noventas, lo encontramos en High Back Chairs. Este breve (ocho temas en poco más de media hora) “Of two minds” fue su único larga duración, seguido por el mini lp “Curiosity & relief” (1993), y en él ya encontrábamos las pautas definitivas de su sonido. Lejos del Post-Hardcore y derivados, lo del cuarteto era Power-Pop de pura cepa. Guitarras potentes y rockeras, bases ideales para mover la patita y perfectas melodías vocales de clara extracción Beatlesca, siempre adornadas por bellísimos coros que se clavan directo en el corazón y letras que, a pesar de la dulzura de las voces se ocupaban de tópicos principalmente sociales y políticos. Claro, se trata de un grupo de bajo perfil, con una propuesta más concentrada en la artesanía cancionera que en la ruptura de paradigmas musicales. Aún así, la calidad y el gancho de estas canciones es innegable y el resultado final es sencillamente adictivo.


-Ignition “Complete services” (1991)
No es muy difícil trazar un paralelo entre las carreras musicales de los hermanos MacKaye, Ian y Alec. Ambos comenzaron a fines de los setentas con el más crudo y acelerado Punk-Rock (el primero en Teen Idles, el segundo en The Untouchables), para luego fundar dos de las bandas pilares del Hardcore Washingtoniano, Minor Threat (de hecho, un rapado Alec quedó inmortalizado en la portada del legendario debut de esta banda) y Faith. El desencanto por la creciente violencia que se apoderó de la escena Hardcore de aquellos años los llevó a buscar nuevos horizontes de expresión. Así, en medio del Revolution Summer, Ian formó Embrace (casualmente, acompañado por tres ex miembros de Faith) y Alec Ignition, junto al volátil Chris Bald (ex Faith y también miembro de Embrace) en guitarra, Chris Thomson (ex Soul Side, futuro miembro de Circus Lupus) en bajo y Dante Ferrando (ex Gray Matter) en batería. Sí, como corresponde a esa época, el sonido de Ignition llevaba la energía del Hardcore a diferentes terrenos emocionales, políticos y musicales. Bajando las revoluciones, disminuyendo la velocidad en pos de medios tiempos que privilegian la intensidad antes que el desenfreno, incorporando una sensibilidad melódica introspectiva sin olvidar nunca la visceralidad de la entrega y escapando del rígido esquema de tres acordes aporreados a lo bruto. Ok, la comparación con Embrace es inevitable, inclusive gran parte del trabajo de guitarra de Bald (que, de todas formas, se desempeñara como bajista en aquella banda), con sus soñadores arpegios, sus punteos melódicos y sus elaborados acordes, puede remitir a ellos. Tal vez el punto distintivo sea la impronta de Alec, con una voz rasposa pero más delicada y armoniosa que la de su hermano y una visión lírica más espiritual que hacían que el resultado final fuera menos inmediato pero igual de conmovedor. “Complete services” compila la discografía completa del cuarteto (grabada entre 1988 y 1989) en un único y conveniente pedazo de plástico y refleja a la perfección su evolución musical. Ah sí, Ian luego fundó Fugazi y Alec (luego de varios años de inactividad) se abocó a The Warmers, ambos grupos enrolados en lo que ya se podía definir como Post-Hardcore. Justamente, tras la disolución de ambas bandas, Ian MacKaye creó The Evens junto a Amy Farina, su actual pareja y ex baterista de The Warmers. Todo queda en familia.


-Severin “Acid to ashes and rust to dust” (1992)
Es curioso como el tiempo pone las cosas en perspectiva. En su momento, la propuesta de Severin fue considerada como una más dentro de lo que los medios llamaban Rock Alternativo y hasta es posible que quedara opacada por el suceso de grupos como Fugazi, Jawbox o Shudder To Think. Hoy en día, una sola escucha a este “Acid to ashes and rust to dust” revela que estábamos en presencia de un grupo sumamente personal, que manejaba diversas influencias de forma compacta y en canciones siempre interesantes y memorables. Por un lado estaba toda la intrincada elaboración del Post-Hardcore, sus guitarras disonantes, sus ritmos complejos y esa impronta de nerds haciendo catarsis a guitarrazos limpios. Por el otro, teníamos la crudeza del Grunge, su flirteo con el Rock pesado y hasta una voz (la de Alec Bourgeois) que, por momentos recordaba al desparpajo nasal de Mark Arm de Mudhoney. En tercer lugar, y como para terminar de redondear la cosa, podíamos toparnos con un gancho y una sensibilidad claramente Poperas, que aprovechaba los recovecos que dejaba la intrincada y siempre distorsionada instrumentación para colarse en la forma de melodías cien por ciento tarareables. La banda desaparecería en 1993 y Bourgeois profundizaría esa línea musical al frente de The Capitol City Dusters, de quienes hablaremos más adelante.


-Circus Lupus “Solid brass” (1993)
Si hay un género distintivo de los noventas que no podía estar ausente en el catálogo de Dischord, ese era el viejo y querido Noise-Rock. Ok, habría que estar sordo para no percibir los puntos de contactos entre éste y el Post-Hardcore, especialmente en lo que hace a guitarras disonantes y ritmos irregulares, pero en la asfixiante propuesta de Circus Lupus no había lugar para sensibilidades frágiles. En este segundo disco las guitarras chillan y se retuercen en violentas convulsiones, el bajo retumba en laberínticas líneas, la batería golpea en tempos siempre contracturados y la voz de Chris Tomson (ex bajista de Ignition) recita, con la garganta poseída por los más siniestros demonios internos, sus enfermizos textos de lúcida desesperación. La influencia de The Jesus Lizard se nota a la legua, pero Circus Lupus ponía al frente un trabajo de guitarras más intrincado (por momentos, rozando el Math-Rock) pero no por eso menos salvaje. Tras la disolución del grupo, su núcleo creativo (el mencionado Tomson y el guitarrista Chris Hamley) volvería a unir fuerzas en The Monorchid, sumando a su demencia característica importantes cuotas de Post-Punk a la The Fall o el primer Public Image Ltd.


-Fugazi “In on the kill taker” (1993)
Sí, ya sé. En la entrada anterior dedicada a Dischord ya hablamos de Fugazi, a través de “Repeater”, el que consideramos su disco más representativo, por así decirlo. Pero, como buen fanático que soy de los fabulosos cuatro de Washington D.C., no podía privarme del placer de rescatar mi gema preferida de su discografía. ¿Por qué “In on the kill taker”? Tal vez porque es su álbum más abrasivo (originalmente lo grabaron con Steve Albini, pero los músicos no quedaron conformes con sus propias performances, así que volvieron a grabar, esta vez con Ted Niceley tras la consola), con las guitarras de Ian MacKaye y Guy Picciotto más afiladas que nunca. Tal vez por ese sonido que logra equilibrar a la perfección crudeza, claridad, potencia y naturalidad. Tal vez porque las performances de los cuatro involucrados alcanzan picos de intensidad inigualables, con una base rítmica tan versátil como sólida, un trabajo en las seis cuerdas que debería enseñarse en las escuelas y dos vocalistas que se dejan el alma y la garganta en cada intervención. Todo eso ayuda, claro que sí, pero el punto, como siempre, está en las canciones mismas. La combinación de ruido, melodía y contundencia que abre el disco en “Facet squared” (un comienzo con los dientes apretados y las guitarras sacándose chispas), el Punk afiebrado, melódico y entrecortado de “Public witness program”, la tensión introspectiva y dinámica (que va desde una calma casi silenciosa a desgarradoras subidas de intensidad) de “Returning the screw”, el nervio rockero, movedizo y disonante de “Smallpox champion”, las idas y venidas emocionales de “Rend it” (con Picciotto moviéndose desde la más torturada introspección hacia un estribillo casi épico), el nudo en la garganta y el final a puro ruido de “23 beats off” (una de las piezas más intensas del cuarteto. Y eso es decir mucho), la calma instrumental entre el Jazz y el Pop de “Sweet and low” (con un Joe Lally exultante en sus cuatro cuerdas y unos arreglos de guitarra tan sutiles como conmovedores), esa especie de Funk/Reggae en llamas cubierto por guitarras chirriantes y alaridos desencajados (cortesía de un Guy Picciotto encendido y desbocado) de "Cassavetes", el arrasador Hardcore de “Great cop” (donde Ian MacKaye parece poner al día el legado de Minor Threat), la histeria esquizofrénica de “Walken’s syndrome” (una letra inspirada en un personaje de Woody Allen, un ritmo frenético y unas guitarras que raspan la piel), esa suerte de manifiesto en forma de envolvente medio tiempo que es “Instrument” y ese final casi baladesco (entre la ternura y la más profunda desazón) y entregado con el corazón en la mano que es “Last chance for a slow dance”. Cada uno de estos temas es un ejemplo perfecto, sublime e insuperable de música hecha con pasión, inteligencia, energía, vuelo creativo y honestidad. Sus letras tocan diversos tópicos (la homofobia de las fuerzas armadas, el negocio hollywoodense, las personas que se dedican a señalar con el dedo basados sólo en sus propios prejuicios e ignorancia, aquellos que se escudan tras una barrera de ironía, la idea de nacionalismo atada a meras ambiciones de poder, dolorosos relatos de soledad y angustia, temas políticos y emocionales firmemente entrelazados, como en la vida misma) siempre con una lucidez y una profundidad poética poco común en el Rock en general, pero interpretadas con una vehemencia y una visceralidad que nos recuerdan por qué estos tipos son leyendas vivientes del Hardcore. Por supuesto, en el caso de Fugazi, hablar de Hardcore significa hablar de una idea, un concepto, una forma de expresión y de pararse ante el mundo, un nivel de intensidad (si se quiere), antes que de un género musical estrictamente definido. Y en esa sincera gambeta a los supuestos postulados del Hardcore es cuando más lo enaltecen. Un disco tan necesario como el podrido aire que respiramos.


-Holy Rollers “Holy rollers” (1993)
Profunda y activamente comprometidos con su visión política, Holy Rollers cuenta con el extraño honor de ser la primera banda de Dischord en contar con armonías vocales cantadas por tres de sus miembros. Y eso no era lo único extraño. Su sonido era una particular síntesis entre el Punk ecléctico y convulsionado de grupos como Minutemen o Meat Puppets, la cruda pesadez rockera del Grunge (Mudhoney, Skin Yard y Nirvana a la cabeza), las más elaboradas instrumentaciones y estructuras del Post-Hardcore y un delirante y oscuro vuelo psicodélico que nunca se excedía ni caía en terrenos autoindulgentes. Claro, la variedad era su fuerte (tanto en la parte rítmica, como en el trabajo de guitarras y, especialmente en el terreno vocal, donde sus tres cantantes podían pasar del alarido desgarrado a los cuidadísimos juegos corales sin inmutarse) pero aún así mantenían un hilo conductor homogéneo en sus composiciones, dando a luz un sonido sumamente personal que, a pesar de su claro anclaje en las sensibilidades de los noventas, eludía elegantemente cualquier tipo de categorización facilista.


-Branch Manager “Branch manager” (1995)
Bad Brains, con su combinación de Hardcore, Reggae, Punk, Metal, Funk, Jazz y demases, dio el primer paso. A mediados de los ochentas, Beefeater rescato esa visión desde la sensibilidad del Revolution Summer. Diez años después, Branch Manager retoma el legado con la impronta de los noventas. Ok, tal vez el punto de contacto más fuerte con Bad Brains, más allá de esa suerte de eclecticismo con espíritu Punk (también habría que mencionar la influencia de Minutemen en este terreno), sean los modismos más histriónicos de la voz del también guitarrista, Ron Winters. El trío hacía de la variedad casi una regla y no temía meterse por cualquier terreno a la hora de expresar sus emociones. En estas once canciones podemos encontrar Punk, Soul, Hardcore, Jazz, Funk, Bossa Nova, Grunge, Pop, Folk, Noise y hasta algún que otro lejano flirteo con el Surf-Rock. Derrick Decker (batería) hacía gala de un swing envidiable y mantenía la elegancia rítmica aún en los momentos más crudos del disco, Dave Allen (bajo, no confundir con el bajista de Gang Of Four de mismo nombre) parecía poseer un set extra de dedos con los que rellenaba cada recoveco sin por ello olvidar el buen gusto y la melodía. Y, claro, el timón era comandado por el mencionado Winters. En lo vocal, el morocho sumaba a modismos muy cercanos a lo hecho por H.R. (legendario vocalista de Bad Brains), delicadas melodías Pop, inflecciones casi Souleras y potentes desparramos de energía Punk. Con las seis cuerdas guiaba los diversos cambios estilísticos con infinidad de recursos (riffs casi Sabbatheros, otros directamente inspirados en el Rock salvaje de The Stooges, suaves rasgueos de aires casi caribeños, angulares contracturas rítmicas, acoples, emotivas secuencias de acordes) y una imaginación superlativa. Y, a pesar de todo ese eclecticismo, el grupo mantenía la concentración puesta en las canciones, logrando que el gancho y la sorpresa fueran de la mano sin excluirse mutuamente.


-Slant 6 “Inzombia” (1995)
No hace falta indagar muy profundo para notar que varios de los sonidos presentados por Dischord se transformaron, con el tiempo, en influencias inevitable dentro del amplio espectro de derivados del Punk. Tal vez el caso más notorio haya sido el de At The Drive-In, que llegó al éxito comercial reciclando ideas propuestas originalmente por bandas como Fugazi, Jawbox y The Nation Of Ulysses. En un nivel un tanto más subterráneo (aunque hasta la Rolling Stone les prestó su buena atención, principalmente gracias al fanatismo del escritor Greil Marcus), Sleater-Kinney fue un trío femenino oriundo de Washington D.C. que causó cierto revuelo a fines de los noventas con su combinación de crudeza garagera, sensibilidad Indie, minimalismo Punk y alto octanaje emotivo. Casi un calco exacto de lo hecho por las chicas de Slant 6 un tiempo antes. Canciones breves y certeras, montadas sobre efervescentes ritmos A Go-Go y riffs que revisitaban el Surf-Rock desde una óptica Post-Hardcore. Una voz (la de Christina Billotte, clara inspiración para Corin Tucker de Sleater-Kinney) intensa, emotiva, potente y siempre respetuosa de la melodía daba el broche de oro y trazaba conecciones con el movimiento Riot Grrrl. No tan chillonas como Bikini Kill, lejos de la mugre Grunge de L7 y de la Psicodelia retorcida y distorsionada de Throwing Muses y The Breeders, y, más allá de las similitudes, mucho menos confesionales que Sleater-Kinney, Slant 6 estableció su personalidad con una naturalidad y una soltura sumamente refrescantes.


-Fire Party “Fire party” (1996)
El así llamado Revolution Summer dio vuelta varias de las nociones ya establecidas en el mundillo del Hardcore. Mantuvo la energía cruda y visceral pero propuso un cambio de perspectiva musical e ideológica, alejándose de la mera violencia adolescente y permitiendo un mayor grado de introspección y reflexión. Fire Party fue la primera banda de Dischord en estar conformada íntegramente por mujeres, lo cual suponía otro cambio importante en una escena Hardcore dominada, no sólo por hombres, si no por una energía eminentemente masculina. Este disco homónimo (también conocido como “19 songs”) reúne todo el material grabado por el cuarteto entre 1988 y 1989 y expone a una banda que demuestra lo que vale con sus canciones, más allá de su género. Como sucedía con todas las bandas de aquella generación, la música de Fire Party mantenía la energía pasional del Hardcore pero la condensaba en canciones generalmente a medio tiempo, con riffs que se salían de los márgenes estrictos del género y dejaban volar la imaginación por inéditas planicies armónicas y rítmicas, y melodías vocales donde la intensidad ya no tenía que ver necesariamente con la rabia ni con la pudrición de la garganta. Asimismo, las chicas planteaban un clima de cierta oscuridad psicodélica que las distinguía de sus pares y, de hecho, el término Revolution Summer fue acuñado inicialmente por la misma Amy Pickering (cantante del grupo y la primera mujer en formar parte del staff de Dischord) en una nota que escribió para re-inspirar a la escena Punk de Washington de mediados de los ochentas.


-The Crownhate Ruin “Until the Eagle grins” (1996)
Con un solo larga duración (el magnífico “The Lurid Traversal of Route 7”) a Hoover le bastó para transformarse en una de las bandas más personales y respetadas de la escena Post-Hardcore de mediados de los noventas. Por eso muchos nos lamentamos al enterarnos que, tras la edición de semejante obra maestra, decidían separarse. Por suerte, no pasó mucho tiempo para que dos de sus miembros (el guitarrista Joseph McRedmond y el bajista Frederick Erskine, ambos encargados de las voces) volvieran a unir fuerzas, esta vez acompañados por el baterista Vin Novara (ex miembro de los muy recomendables 1.6 Band) bajo el nombre de The Crownhate Ruin. Si Hoover ya había trazado ese puente entre los sonidos más rabiosos del Post-Hardcore y las complejidades más intrincadas del Math-Rock y el Post-Rock, este nuevo trío se sumergía aún más en dichas aguas. Las composiciones eran aún más laberínticas y oscuras, los ritmos más trabados y virulentos, los riffs más angulares y disonantes y las voces más desesperadas y angustiosas. Si bien el toque de melodía no estaba ausente, no había lugar aquí para caras felices. Las canciones desprendían una energía torturada y retorcida, una sensación de agobio tan densa como la del más reventado exponente Sludge. Los pasajes calmos generaban una tensión insoportable, que sólo se rompía con estallidos de violencia aún mayor. Un año después de la edición de “Until the Eagle grins” el trío se disuelve para dar paso a una breve reunión de Hoover que dejaría como legado un mini lp autotitulado. Luego, sus miembros se desperdigarían por diversos grupos (todos dentro del espectro del Math-Rock, en mayor o menor medida) como Abilene, June Of 44 y Regulator Watts.


-The Warmers “The warmers” (1996)
Lo dijeron ellos mismos, “las canciones simples dicen todo o no dicen nada”. Efectivamente, desde el despojado arte de tapa hasta el sonido del disco y las canciones que lo componen, se nota que este trío hace de la simpleza y la economía de recursos casi una religión. Las composiciones mismas pueden guardar más de una relación con lo que se conoce como Post-Hardcore, especialmente en lo que hace a ritmos convulsionados y a ese eterno equilibrio entre inteligencia y emoción, pero el sonido final (espaciado, natural, controlado) termina remitiendo más a viejas glorias como Minutemen (“Double nickels on the dime” es el disco preferido de la baterista Amy Farina) e inclusive Gang Of Four pero sin tanta presencia de Funk. Los riffs logran sonar personales y expresivos a pesar de su minimalismo, el bajo los apuntala y complementa con un grado de concentración superlativo, la batería marca el pulso con un despliegue imaginativo y potente pero nunca asfixiante y un sentido del groove absolutamente apabullante, y las voces (a cargo del guitarrista Alec MacKaye y el bajista Juan Luis Carrera) ponen la cuota de emoción cruda manteniendo, de todas formas, la variedad entre bellísimas líneas melódicas y desgarrados quiebres de garganta. Por momentos, hasta pueden recordar a un Shellac menos disonante y enfermizo, pero igual de hipnótico, envolvente y crudo. Más allá de las referencias, la propuesta de The Warmers era absolutamente personal y encima exhibía algunas de las canciones más logradas de todo el catálogo Dischordero. Sencillamente, como a ellos les hubiera gustado, un discazo imprescindible.


-Smart Went Crazy “Con art” (1997)
Muchas de las bandas acogidas en el seno de Dischord se mueven en un siempre tenso equilibrio entre inteligencia y visceralidad. En ese sentido, Smart Went Crazy es fiel representante de aquellos que prefieren la balanza inclinada levemente hacia el lado cerebral del asunto. Absorbieron las lecciones del Sonic Youth más arty y rebuscado y, como si eso fuera poco, le sumaron la presencia de una chica, Hilary Soldati, encargada del violoncelo y de las voces, esta última tarea compartida con el guitarrista Chad Clark. Así, el sonido del quinteto se movía entre intrincados entramados guitarrísticos, angulares concepciones rítmicas, hipnóticas y cuidadas melodías, sinuosos arreglos de cuerdas, arrebatos de rabia disonante y catárticas y erráticas estructuras compositivas. Por supuesto, más allá del enorme grado de intelectualidad que exhiben sus canciones, el grupo no descuidaba la emoción, presentando melodías cargadas de oscura tensión y malicia. El trabajo instrumental era sencillamente impecable, con cada integrante cumpliendo su papel a la perfección, generando mini-sinfonías rockeras repletas de detalles y rebosantes de una fuerte sensación de angustia y cinismo. De cierta forma, el profundo grado de elaboración musical y las evidentes pretensiones artísticas de Smart Went Crazy los podrían asociar a Shudder To Think, aunque despojados del glamoroso histrionismo de aquellos. Se trata, claro, de un trabajo difícil (aún en su perfil más melódico), por momentos inclusive hostil, pero que guarda una enorme recompensa para aquellos que se atrevan a recorrerlo entero y sin distracciones.


-Bluetip “Join us” (1998)
Contando en sus filas con ex miembros de Swiz (una de las bandas pilares en eso de combinar la crudeza del Hardcore vieja escuela con la incipiente elaboración introspectiva del Post-Hardcore. Basta decir que su cantante, Shawn Brown, fue el primer vocalista de Dag Nasty), Bluetip bien podría haber sido el grupo que continuara la estela de éxito comercial de Jawbox. La asociación no es gratuita, no sólo J. Robbins (líder de aquel grupo) se encargó de producir este, su segundo disco, si no que también el sonido de Bleutip se movía por carriles similares. Fuertes guitarras al frente, bases energéticas, melodías cargadas de sensibilidad y gancho Pop, y el grado justo y necesario de disonancias y ritmos angulares. La salvedad es que Bluetip se acercaba a esa marca registrada de Post-Hardcore con un desparpajo y una contundencia netamente rockeras, salvajes, sudorosas, encontrando el equilibrio justo entre intelectualidad y energía desatada. En 2001, tras la edición de un disco más de estudio (“Polymer”) y de un compilado de despedida (“Post mortem anthem”), se disuelven y su cabecilla (el vocalista/guitarrista Jason Farrell) resurge con una nueva banda llamada Retisonic y una propuesta aún más accesible. Pero esa, amigos, ya es otra historia.


-Make-Up “In mass mind” (1998)
The Nation Of Ulysses ya había lanzado sus bombas anticapitalistas con resultados artísticos soberbios pero, ante el advenimiento de la comercialización del así llamado Rock Alternativo a principios de los noventas, deciden disolverse. Tres años después de dicha separación, varios de sus miembros emprenden una nueva aventura político-musical bajo el nombre de Make-Up, a veces también conocidos como The Make-Up. Si Refused había tomado bastante inspiración de The Nation Of Ulysses a la hora de concebir su obra maestra, “The shape of Punk to come”, queda claro que su cantante Dennis Lyxzén bebió de Make-Up como fuente de inspiración para su posterior banda, The (International) Noise Conspiracy. Por un lado tenemos los postulados políticos, cercanos al situacionismo francés y las premisas más avanzadas del marxismo. Por el otro, estaba la música, vista por el grupo como un elemento generador de ideas e impulsos revolucionarios. Make-Up se proponía devolverle al Rock And Roll su carácter de confrontación y, para ello, se inspiraba en diversos sonidos. Desde el salvajismo Proto-Punk de MC5, hasta el Funk y el Soul de James Brown, pasando por el Surf-Rock, el Bubblegum e inclusive el Gospel. Todo esto, por supuesto, filtrado por un desparramo de energía cruda, sudorosa, eminentemente sexual y de claras inclinaciones Punks y una autoimpuesta economía de recursos. Asimismo sus presentaciones en vivo se hicieron famosas por la intención del grupo de incorporar al público como quinto integrante, promoviendo una interacción que, justamente, se relacionara a la idea casi religiosa del Gospel. Esto era apuntalado por el hecho de que los cuatro integrantes de la banda solían vestir uniformes exactamente iguales sobre las tablas. Como era de esperar, en el año 2000, tras la aparición de varias bandas tratando de emular el estilo musical y estético de Make-Up, vaciándolo así de su contenido político, el cuarteto decide separarse definitivamente.


-Faraquet “The view from this tower” (2000)
Nacido originalmente como un proyecto paralelo de algunos de los miembros de Smart Went Crazy, Faraquet cobró importancia en 1998, tras la disolución de aquel grupo. Y, si Smart Went Crazy ya se paraba en la vereda más nerd y elaborada del Post-Hardcore, Faraquet llevaba las cosas aún más lejos en términos de complejidad instrumental y rebuscadas pinturas musicales. “The view from this tower” es casi un rescate del King Crimson más riffero filtrado por la óptica del Post-Hardcore. Más aún, las grises visiones urbanas que evocan estas laberínticas composiciones, con sus riffs contracturados, sus voces emocionales y sus ritmos angulares, pueden llegar a remitir inclusive, y salvando las distancias, al trabajo de Astor Piazzolla. Un festival de imaginación musical siempre teñido de amarga desazón, un increíble despliegue de virtuosismo que nunca cae en la exhibición gratuita, si no que pone toda esa profunda musicalidad al servicio de las canciones, como debe ser. Al año siguiente de la edición de este álbum debut, el trío se separa y dos de ellos continúan juntos en Medications. En 2007, los miembros de Faraquet se juntan para trabajar en un compilado de rarezas (el genial “Anthology 1997-98”, editado el año pasado) y allí mismo deciden reunirse para dar algunos conciertos en Brasil (mierda, ¿qué les costaba bajar hasta acá?) y Washington D.C.


-The Pupils “The pupils” (2002)
La existencia de The Pupils podría parecer absurda. Claro, tanto Daniel Higgs como Asa Osborne son miembros fundadores de Lungfish y bien podrían desplegar allí (bueno, no ahora que el cuarteto se encuentra disuelto, pero sí en la época en que grabaron este disco) sus inquietudes musicales. Más, si tenemos en cuenta que el esquema compositivo de The Pupils no difiere tanto del de su banda principal. Guitarras que flotan entre riffs simples y rasposos y bellísimos arpegios, siempre cargadas de soñadora psicodelia, estructuras minimalistas y repetitivas, arrastrados tempos hipnóticos y la personal voz de Higgs desgranando sus no menos personales poesías. Casi suena como una descripción al pie de la letra del estilo distintivo de Lungfish. La diferencia está en el clima íntimo y cálido que aporta la ausencia de una base rítmica rockera. En los temas donde el dúo precisa soporte rítmico, se valen de baterías programadas y tenues percusiones que mantienen la atmósfera de suave ondulación marítima del disco. Ok, podríamos decir que esto no es más que una versión Low-Fi, casera, casi juguetona y (aún más) despojada de Lungfish y volver a cuestionarnos la necesidad de este álbum. Pero ante canciones tan perfectas, emotivas y evocadoras como las que componen este único registro discográfico del dúo, ¿qué más da el formato que hayan elegido para presentarlas? Un disco ideal para contemplar la noche estrellada en una playa solitaria.


-The Capitol City Dusters “Rock creek” (2002)
Tras la experiencia de Severin, su líder, el cantante y guitarrista Alec Bourgeois, funda este trío originalmente conocido como The Dusters. En 1998 editan un más que aceptable disco debut (“Simplicity”), luego del cual se toman una larga vacación discográfica (aunque seguían girando de manera incansable) hasta llegar a este “Rock creek”, su segundo y último larga duración. Sin ser un trabajo innovador o revolucionario, Bourgeois y compañía se las arreglaban para mostrar un sonido personal (en especial gracias al infeccioso tono de voz del mismo Bourgeois), con canciones que fundían sin problemas la energía emotiva e intelectual del Post-Hardcore, el nervio rockero y despojado del Grunge y un refrescante gancho de claras inclinaciones Power-Poperas. Si lo ven como una versión simplificada y más accesible de Severin, no están tan mal rumbeados. En definitiva, más allá de tanto rótulo extraño, esto es Rock, ni más ni menos. Energético, crudo, ajustado, con el grado justo de elaboración pero sin pasarse de nerds, con el punto justo de emoción sin caer nunca en exageraciones teatrales y con grandes melodías que, no por gancheras y agradables resultan inocuas. De haber sido editado a mediados de los noventas, este disco podría haber sido un éxito comercial rotundo. Al menos en teoría, claro. Todos sabemos que, por más disfraz alternativo que se ponga, el negocio musical se sigue moviendo por pautas que poco y nada tienen que ver con lo artístico. En fin, más allá de cualquier tipo de queja de viejo choto Punk, “Rock creek” es un delicioso manjar para cualquier amante de las buenas canciones.


-Beauty Pill “The unsustainable lifestyle” (2004)
Muy lejos han quedado ya los tiempos en los que alguien podía pensar que Dischord era un sello dedicado exclusivamente al Hardcore proveniente de Washington D.C.. Desde ya, tampoco es la primera vez que el sello edita material cercano al Indie y al Pop, pero es probable que “The unsustainable lifestyle” sea el disco más refinado en salir de su seno. Claro, teniendo al mando a Chad Clark (Smart Went Crazy, Faraquet, Medications), eran de esperarse instrumentaciones complejas y cuidadosas y un fuerte aire de sofisticación artística pero, lejos de las angulares tensiones de sus anteriores bandas, Beauty Pill redondea las formas y se entrega a reposadas canciones pletóricas de dulces melodías y sutiles arreglos. El hecho de que la formación (en este disco) contara con tres guitarras, un bajo, una batería y una chica (Rachel Burke) a cargo de los teclados y las voces (compartidas, claro, con Clark) ya dice algo sobre sus intenciones. La música aquí contenida bien podría ser descripta como un Indie-Pop sumamente prolijo, bien orquestado (aquí se cuela algo de los Beach Boys) pero sin caer nunca en excesos, de tempos relajados, guitarras imaginativas y melodías vocales sensibles y atinadas pero nunca solemnes. Como para no dejar dudas sobre la elegancia de estas canciones, también se permiten flirteos con otros géneros como el Jazz, la Bossa Nova e inclusive algo de Trip-Hop. En los momentos más animados pueden remitir a un My Bloody Valentine sin la bola de ruido de fondo o a una extraña cruza entre las melodías más adorables de The Breeders, las guitarras más amables de Sonic Youth y los ritmos de The Sea And Cake. Voy a ser completamente honesto, es muy probable que si esta gente no perteneciera a Dischord, los hubiese desestimado como un producto pedorro para público “inrockuptible” con ínfulas de cooleza. Pero, si son capaces de despojarse de ese tipo de prejuicios, es probable que puedan entonces disfrutar como se debe de estas hermosas canciones.

-French Toast “In a cave” (2005)
Jerry Brusher fue, durante los noventas, miembro de Fidelity Jones y luego, en 2001, ingresó a Fugazi como segundo baterista. James Canty (hermano de Brendan, baterista de Fugazi) paseó su talento musical por bandas como The Nation Of Ulysses y Make-Up. En 2001 deciden unir fuerzas en este, uno de los grupos más personales y creativos de los últimos tiempos presentados por Dischord. Ambos se reparten las tareas instrumentales (guitarra, bajo, batería y teclados) y vocales y entregan una colección de doce geniales canciones que expanden las nociones de Post-Hardcore, Post-Punk e Indie-Rock hacia el infinito. Bases programadas, espesas atmósferas Dub, sólidos ritmos tracción a sangre, crudos riffs de pura cepa rockera, suaves y espaciadas notas de piano, ruidosas disonancias, melodías vocales perfectas, intensas y variadas (a veces tremendamente oscuras, en otras ocasiones hipnóticas y lisérgicas, por momentos acercándose al Pop y en otros exhibiendo un crudo nervio Punk), tensos climas símil película de espionaje, arreglos sutiles y casi minimalistas, arranques de Funk contracturado, misteriosos remansos ambientales, enroscadas y prominentes líneas de bajo, lisérgicos teclados y elementos aún más difícil de describir y encasillar se dan cita en este disco debut, logrando, no obstante, un resultado homogéneo y coherente, donde la vasta gama de experimentación está siempre puesta al servicio de las canciones. Por supuesto, hay influencias (The Fall, Pixies, Fugazi, Pavement, The Dismemeberment Plan, el costado más experimental del Dub y la Música Electrónica) pero les aseguro que el resultado no se parece a nada que hayan escuchado antes. Al poco tiempo de editar este álbum, sumaron a Ben Gilligan (en guitarra, bajo y voz) a la formación y, un año después, editaron su continuación, el también recomendable (y más rockero, a falta de un mejor término) “Ingleside terrace”.


-Medications “Your favorite people all in one place” (2005)
A priori podría parecer contradictorio pero el Indie-Rock y el Rock Progresivo cuentan con puntos musicales en común. Sólo basta prestar algo de atención a las estructuras y los riffs concebidos por grupos como Pavement y Sonic Youth para notar esa pulsión por resquebrajar la noción tradicional de canción y esa eterna búsqueda de nuevas formas para encarar el Rock de guitarras. Inclusive Stephen Malkmus (líder de Pavement) incorporó, en sus discos solistas, una notable gama de elementos claramente setentosos. Medications (grupo que sigue el linaje de Smart Went Crazy y Faraquet) ejemplifica a la perfección esa síntesis entre sensibilidad Indie y complejidad Progresiva. Por un lado, no suenan tan desprolijos e irónicos como Pavement ni tan ruidosos como Sonic Youth. Por el otro, su costado Progresivo está completamente despojado de cualquier atisbo de pompa épica o exhibicionismo pirotécnico. Se acercan a la Psicodelia pero no como cuelgue drogadicto, si no como generadora de vívidas imágenes musicales. Sus canciones poseen intrincados desarrollos y una profundidad tridimensional pero nunca pierden de vista el gancho melódico ni la emotividad. Por momentos, inclusive, se los puede definir como una versión Indie de grupos como Voivod o Faith No More. Con una formación básica de trío (guitarra, bajo y batería) se las arreglan para describir pinturas plagadas de detalles y sutilezas y alcanzan picos de intensidad emocional que ponen la piel de gallina. Por supuesto, la figura del disco termina siendo el vocalista/guitarrista Devin Ocampo. Su voz, potente, sensible y siempre atinada transmite sensaciones fuertes sin caer nunca en excesos ni estridencias innecesarias y su trabajo con las seis cuerdas es sencillamente apabullante, rellenando cada resquicio sonoro con una variedad de recursos y una imaginación envidiables. Si son de aquellos que creen en la idea de “buena música”, entendiendo esto como la música que busca la perfección tanto en lo compositivo como en la interpretación, “Your favorite people all in one place” es un delicioso y suculento bocado que los dejará más que satisfechos.


-Joe Lally “There to here” (2006)
Joe Lally era el único miembro de Fugazi que no cargaba con un importante currículum dentro de la escena Hardcore Washingtoniana, ¿será por eso que, tras la disolución (o hiato indefinido, como dicen los involucrados) de dicha banda fue uno de los que se mantuvo más activo, musicalmente hablando? Fundó The Black Sea (que luego cambiaría su nombre a Decahedron, ya sin Lally en sus filas) junto a ex miembros de los geniales Frodus, participó de Ataxia con John Frusciante y el productor Josh Klinghoffer y editó dos discos solistas por Dischord. “There to here” es el primero de ellos (seguido un año después por “Nothing is underrated”) y en él encontramos lo que cabría esperar dado el carácter relajado y sobrio (al menos, así se lo veía en los conciertos de Fugazi) del bajista. Canciones simples, de aires entre emotivos y psicodélicos y construidas, claro, sobre sus profundas líneas de bajo, montadas sobre ritmos repetitivos e hipnóticos y adornadas por su voz, siempre calmada, ubicada, enemiga de los excesos y provista de una conmovedora profundidad espiritual. Claro, para lograr un mejor resultado, el bueno y pelado de Joe se rodeó de un envidiable seleccionado de músicos invitados. Sus ex compañeros Ian MacKaye y Guy Picciotto aportan guitarras (el primero también algunos coros), Amy Farina (ex The Warmers, actualmente en The Evens junto a Ian MacKaye) pone su habilidad superlativa tras los parches, Jerry Brusher (segundo baterista durante la última etapa de Fugazi y actual miembro de French Toast) también aporta algunas baterías, lo mismo que Jason Kourkounis (de Hot Sankes) y Eddie Janney (ex Rites Of Spring). El broche de oro (y, para algunos la sorpresa, aunque aquellos interiorizados en el tema sabrán que Lally editó varios discos de Spirit Caravan en su propio sello, Tolotta Records) lo da la presencia del amo del Doom, Scott “Wino” Weinrich con sus siempres Sabbáthicas seis cuerdas. De alguna forma, se me hace inevitable no relacionar este material con algunos de los trabajos solistas de otro gran bajista del Punk, el eterno Mike Watt, quien también dejaría un tanto de lado la efervescencia Funk/Punk de sus anteriores grupos (Minutemen, fIREHOSE) en pos de canciones más reflexivas donde también brilla su impresionante interpretación en las cuatro cuerdas. A esta altura ya deberían saberlo, esta gente nunca falla.


-Soccer Team “Volunteered civility & professionalism” (2006)
Las experiencias de The Evens y French Toast (por sólo nombrar a los pertenecientes a la escudería Dischord) demostraron que las formaciones de dos integrantes podían funcionar perfectamente. Soccer Team, como The Evens, es el trabajo de un muchacho, el ex Beauty Pill Ryan Nelson, y una muchacha, Melissa Quinley. Ambos fueron en su momento parte del staff del sello y para este, su único registro discográfico hasta la fecha, eligieron la intimidad de su hogar como estudio de grabación. Munidos de un par de portaestudios, el dúo desgranó catorce canciones repletas de sensibilidad y sutilezas. Desde luminosas melodías Pop (con cierto aire a The Breeders) hasta breves experimentos sonoros, pasando por hipnóticas letanías psicodélicas y algún que otro guiño al Sonic Youth más reposado, “Volunteered civility & professionalism” hace gala de una calidez y una naturalidad envidiables. Por momentos juguetones y alegres, en otros sumergidos en una intimista melancolía, siempre con un especial cuidado por las melodías y una interpretación impecable. Y, de paso, demostrando que no hacen falta grandes presupuestos ni producciones ampulosas para entregar un material de calidad en todos los aspectos posibles.


-Antelope “Reflector” (2007)
El costado más arty y experimental de la primera camada de Post-Punk inglés (en especial bandas como The Pop Group, Wire, Public Image Ltd., The Fall y Gang Of Four) resultó ser una influencia insoslayable en la construcción del típico sonido Post-Hardcore washingtoniano. Un par de generaciones después, este trío de nerds (entre los cuales se cuenta un ex miembro de El Guapo) vuelve a rescatar esa visión minimalista y elegante de la energía Punk. Pero, en lugar de pasarla por el prisma visceral del Hardcore, la envuelve en melancólicas miniaturas más aptas para la reflexión y el baile cadencioso que para el pogo. Estructuras simples y repetitivas, una batería tan económica como efectiva, un bajo prominente y obsesivo, una guitarra que dibuja sensaciones y pinturas cubistas pero que también sabe cuando llamarse a silencio, y unas voces que van desde las melodías inanimadas a la emoción más profunda sin perder nunca el control. De alguna forma, Antelope toma los momentos más reposados de bandas como Fugazi, Lungfish o Sonic Youth y los enmarca en breves mantras con nervio rockero, rítmicas de Funk entrecortado y sofisticación vanguardista. El resultado es una perfecta colección de diez canciones que demuestran que el minimalismo no tiene por qué ser sinónimo de frialdad y que no hace falta sobrecargar las composiciones para lograr verdadera profundidad musical.


-Edie Sedgwick “Things are getting sinister and sinisterer” (2008)
¿Un retorcido chiste interno? ¿Una elaborada y filosa parodia apuntada al corazón mismo del post-modernismo? Justin Moyer (que ya exhibiera su talento musical en dos grupos de la escudería Dischord, El Guapo y Antelope), se cubre, con un sentido del buen gusto al menos discutible, de brillante maquillaje, se viste de mujer y reencarna en la forma de Edie Sedgwick, aquella malograda musa de Andy Warhol. Se autodefine como una persona deshonesta, falta de integridad y reluctante a hacer las cosas por sí misma, en obvia contraposición a algunos de los más celebrados postulados Dischorderos. Su temática se centra en la cultura popular (que considera una cultura bizarra, retorcida y rota) y desnuda, con corrosivo sentido del humor, algo que, en el fondo, todos sabíamos: el glamour no es más que cartón pintado y la idea de sofisticación promueve valores peligrosamente superficiales. Como no podía ser de otra manera, el acompañamiento musical a semejante concepto está basado en una siempre bailable y melódica interpretación de la música electrónica. Bases que parecen programadas con un teclado Casio de hace veinte años atrás, arreglos mínimos bordeando el ridículo, líneas vocales siempre Poperas pero interpretadas con singular cinismo y un afectado tono histérico. Por momentos suena a pura New Wave ochentosa, en otros se arrima al Hip-Hop más primitivo e inclusive llega a remitir a una especie de versión Pop del costado más accesible de My Life With The Thrill Kill Kult. Moyer no se sale nunca del personaje y el resultado de la propuesta conceptual resulta tan divertido como descorazonador.

25 de noviembre de 2009

Bonus: Suffocation reloaded

Hoy estoy feliz.  Jamie contestó la entrevista de Ulcerate y además se confirmó la visita de Suffocation y Napalm Death a la Argentina. Si, dos pesos pesados en una sola fecha. Es sencillamente demasiado, una doble nelson de destrucción. No me importa que sea para el 14 de mayo de 2010 y se pueda cancelar, o que el avión quizás explote en el aire esparciendo trozos de músico, etc. Nada borrará la sonrisa de mi rostro en los próximos 30 segundos.
Así que para festejar, les dejo la traducción en formato pdf  de la entrevista a Frank Mullen, vocalista de Suffo, que nos adelantaba la noticia. Si no pudieron leerla porque estaban en inglés aquí cumplí con uds. ¡Hasta la próxima!

Descarga la entrevista haciendo click aquí.

Entrevista exclusiva: Ulcerate

Es muy difícil tocar Death Metal en estos tiempos. Con esto quiero decir que casi todo ya está inventado, los blast beats no sorprenden, las voces de monstruo no asustan y cada vez es más complicado sonar original. Hace muchos años el productor estrella Scott Burns había dicho que si todos los discos tenían voces podridas, afinaciones graves, doble bombo y demases él no iba a poder hacer milagros para que las bandas sonaran distintas. La sensación de que todo suena igual y el temido estancamiento acecha una y otra vez al género. Vamos, es una parte intrínseca del Metal en sí, la negación a cambiar o traicionar las raíces. Sin embargo entre los excrementos se ocultan joyas y no nos queda otraque calzarnos las botas y los guantes para empezar a explorar estas cloacas de putrefacción y cadáveres semi descompuestos.
Una de las bandas que mantiene viva la llama del género proviene de Nueva Zelanda, una cosa bastante curiosa ya que no es un país tradicionalmente deathmetalero, a menos que consideremos la Haka de los guerreros maoríes y sus gritos de batalla como una variante primigenia del querido Death. La banda en cuestión es Ulcerate y tuve el agrado de hablar con su baterista y fundador, Jamie Saint Merat. Cuando me contacté con él estaba muy acelerado, ya que le faltaban días para embarcarse en esos interminables tours mundiales junto con Nile. Tras varios intentos de comunicarme me la hizo corta, tendría que esperar la respuesta recién el próximo año. Ya había perdido la fe pero se ve que Jamie aprovechó un momento libre arriba del avión y me sorprendió respondiéndome las preguntas.

La banda fue fundada por el baterista Jamie Saint Merat y el guitarrista Michael Hoggard. Ellos siempre buscaron músicos para completar la formación pero fueron constantemente cambiando, debido a las numerosas diferencias con el resto de los miembros y la poca dedicación que le ponían. Tan crítica fue la primera etapa de Ulcerate, que estuvieron a punto de separarse. La salida del demo "The Coming Of Genocide" revivió las esperanzas de Jamie y compañía, ya que recibieron apoyo, buena crítica y un contrato con el sello holandés Neurotic Records.
Con mucho esfuerzo lograron sacar en abril del 2006 su debut "Of Fracture And Failure", tras dos años de composición. Pero cuando estaban grabando perdieron el vocalista por lo que un amigo de la banda, Ben Read lo reemplazo. El disco fue muy bien recibido y le abrió las puertas grandes a la banda, permitiéndole ser soporte de titanes como Suffocation, Behemoth, Decapitated, Nile, The Black Dahlia Murder, Psycroptic, The Amenta y Cephalic Carnage.
En 2008 cambiaron otra vez de formación, Ben Read no cantaba con esos growls tan densos que ellos buscaban por lo que el bajista Paul Kelland se encargó entonces de hacer esas voces tan duras. En 2009 grabaron entre los tres uno de los discos más interesantes y disfrutables del año, "Everything Is Fire". Finalmente incorporaron a Oliver Goater como segunda guitarra y ahora están girando por Europa para presentar su flamante trabajo. En fin, vienen del país del kiwi y se llaman Ulcerate. Los dejo con Jamie, hasta la próxima.



Ulcerate son:
Oliver Goater - Guitarra
Jamie Saint Merat - Batería
Paul Kelland - Bajo / Voces
Michael Hoggard - Guitarra

Zann: Hola Jamie, ¿cómo estas? Quiero decir que el último disco de Ulcerate, "Everything Is Fire" fue una de las sorpresas del año. Ustedes no son una copia de las bandas de Death Metal tradicionales, se las arreglaron para construir su propio sonido. ¿Cómo fue la recepción por parte del público?

Jamie: Gracias viejo, lo apreciamos! Pienso que la respuesta ha sido muy buena. Solo vi una o dos reviews poco convincentes. Así que es bueno que la gente se este conectando con nuestra música, especialmente desde que solo componemos para satisfacernos a nosotros, ¡es justamente un disco autocomplaciente! Pero desde luego, todos mis discos favoritos son así de todos modos.

Zann: Chicos, ustedes fueron comparados con Immolation o Gorguts, pero el sonido de Ulcerate incorpora otros elementos oscuros y pasajes atmosféricos asesinos. Me imagino que debe ser difícil para la banda no repetirse así que la composición es un paso muy importante. Contanos un poco como fue el proceso de composición para "Everything Is Fire".

Jamie: Si, ciertamente encajamos en ese estilo de sonido, pero no estamos tratando solamente de emular alguna de esas dos bandas, ellos son maestros en su propio sonidos. Deduzco que lo que estuvimos tratando de hacer es, literalmente, armar cosas con partes que nunca antes fueron escuchadas. Ciertamente descartamos todo lo que remotamente nos recuerda a otras bandas, esa mierda es inaceptable.

Nuestro proceso de composición es muy simple pero muy cuidadoso, Mike, el guitarrista y yo resolvemos la guitarra cruda y las partes de batería con amplificadores de práctica y pads de batería, para luego trabajar con el resto de los arreglos. Luego nosotros llevamos esto a la sala de ensayo para detallar las líneas de batería y embellecer el trabajo con las secciones instrumentales. Eventualmente seguimos la canción cruda con el Protools, que lo utilizamos como para componer en contrapunto las líneas de bajo y guitarra, así podemos empezar a escuchar todo en conjunto. Seguir la canción tan temprano en el proceso realmente nos ayuda a obtener una sensación de como es la canción, en lugar de solo enfocarnos en nuestras partes individuales.



Zann: Notamos que la producción de "Everything Is Fire" es mucho mejor que en discos anteriores. El sonido de guitarra es shockeante y la mezcla es simplemente perfecta. Imagino que la experiencia de los discos previos ayudo a encontrar ese sonido. Jamie, ¿como fue el proceso de grabación?


Jamie: Yeah, quiero decir que ciertamente estuvimos buscando algo mas cálido, algo que suavice los bordes del sonido de "Of Fracture And Failure". El proceso fue muy simple, porque estuvimos haciendo el seguimiento y la pre-producción antes mencionada para cada canción, así que fue solo cuestión de encontrar los tonos apropiados y grabarlos en una performance satisfactoria, sin preocuparnos sobre las estructuras de las canciones. Grabamos la batería en un par de días, las guitarras creo que fueron algo de 4 días y el bajo y la voz probablemente cosa de 2 días cada uno. Mezclamos y masterizamos todo nosotros, y realmente no hicimos mucho de eso de la "magia del estudio", solo buscamos y encontramos espacio para cada instrumento, balanceando todo. La mezcla definitivamente no es perfecta en sí, pero esta tan balanceada que seguro que los instrumentos no interfieren entre sí.


Zann: Hablemos un poco del pasado. Contame sobre la historia de la banda, ¿Cómo empezaron? ¿Fue difícil encontrar músicos talentosos para tocar un estilo tan extremo de música?

Jamie: El guitarrista Mike Hoggard y yo empezamos la banda en la escuela, y luego tuvimos varias formaciones hasta nuestro primer disco. Trabajamos con el vocalista Ben Read y el guitarrista Mike Rothwell por un par de años hasta que decidimos separarnos por varios motivos. Lanzamos "Everything Is Fire con 3 integrantes y luego de eso incorporamos a Oliver Goater como segunda guitarra. Ha sido siempre difícil mantener un line up consistente en esta banda, tanto en términos de habilidad para tocar y en dedicación, pero el núcleo compositivo permanece siempre consistente, así que no hay problemas con el control de la calidad o la dirección de la banda.

Zann: Así que ustedes son de Nueva Zelanda, contame que bandas de tu país crees que podrías recomendarnos. (Jamie es muy directo, se ve que se lo han preguntado varias veces).

Jakob
Creeping
Diocletian
Vassafor
Witchrist...

Zann: Jamie tengo curiosidad sobre tus gustos musicales. ¿Qué bandas estas escuchando por estos días?

Deathspell Omega
Creeping
Jakob
Exmortem
Antaeus
Arkhon Infaustus
Immolation
Sigur Ros
Katatonia
Gorguts
Today is the Day
Bohren und der Club of Gore
Isis
Rotten Sound
Cult of Luna
Disavowed
Hate Eternal




Zann: Me gusta tu estilo para tocar la batería, los cambios de tempo y las partes lentas que construyen muchachos son alucinantes. ¿Qué bateristas te influenciaron? ¿Cuál es tu equipo? (Una pregunta para recuperar al entrevistado)


Jamie: Gracias chabón, lo aprecio. Pienso en una mezcla de grandes bateristas del metal y el más alto perfil de batería clínica pro, de allí es más o menos donde viene mi estilo: Benny Greb, Marco Minneman, Aaron Spears, Jojo Mayer, Gavin Harrison, Dave Weckl, John Longstreth, Kai Hahto, Romain Goulon, Derek Roddy.

Respecto al equipo en este momento estoy usando baterías PDP y en su mayoría platillos Sabian. Es un setup directo, dos bombos, 2 racks de toms y 2 toms de piso. Uso un setup de platillos bastante simétrico, 2 de cada estilo de platillo de cada lado del kit, y trato de tener una mezcla entre sonidos densos/fuertes y sonidos delicados, por ejemplo AA rock hats con HHX groove hats, Raw ride y un HH Duo Ride. Es para cubrir todas las bases de lo que hacemos dinámicamente.



Zann: ¿Notas un estancamiento creativo en el Death Metal y un revival del estilo old school? ¿Cuál es tu opinión de la escena en este momento?

Jamie: Si seguro, viene siendo así por varios años. Esta década completa realmente solo produjo un par de lanzamientos en el metal que me entusiasmaron y la mayor parte de ellos son de Black Metal. Mucho del Death Metal parece estar yendo hacia un sonido estéril y clínico que es lo mismo que nada para mi. La cosa old school esta buena, pero es solamente reciclar ideas hechas hace 20 años atrás.

Zann: Siguiendo con la pregunta anterior, en tu opinión ¿en que se diferencia Ulcerate de otras bandas de Death Metal técnico?

Jamie: Bueno para los principantes realmente odio ese término (Technical Death Metal) porque ello implica que componemos música por el solo hecho de ser duros para tocar y mostrar nuestras habilidades, lo que no puede estar más lejos de la verdad. Pienso que donde nos diferenciamos es en que estamos muy enfocados en la atmósfera, más allá de cuan complicada de tocar sean nuestras partes. Además tenemos un fuerte énfasis en capturar un sonido que es muy orgánico para nosotros, no estamos interesados en sonar fríos y clínicos.

Zann: Jamie, ¿hiciste todas las tapas de Ulcerate? Contanos un poco sobre la idea tras el arte de tapa de Everything Is Fire.

Jamie: Yeah yo manejo todo nuestro diseño visual y arte. El arte de tapa es puramente una representación visual de la música y las letras de las canciones. El contexto general del disco es que todo se encuentra en un estado de constante cambio y evolución, como esto se relaciona con la condición humana y como afecta nuestra interacción día tras día. Así que la tapa es una representación metafórica de esto, mas allá de la imagen de un torso no hay nada figurativo sobre el arte, solo una ilustración de una idea general.

Zann: Muchachos, estan en otras bandas o proyectos más alla de Ulcerate?

Jamie: No a esta altura, no.

Zann: Jamie, gracias por esta entrevista. Si queres dejarle un mensaje a tus fans y oyentes en Argentina este es el momento.

Jamie: Gracias por la entrevista y por el apoyo chabón. ¡Gracias a todos aquellos que nos escuchan y aprecian lo que hacemos!

Jamie / Ulcerate

Para más info de la banda entra a: http://www.myspace.com/ulcerate




Interview with Ulcerate

Zann: Hi Jamie, how are you doing? I want to say that Ulcerate´s album "Everything Is Fire" was one of the surprises of the year. You are just not a copy of traditional Death Metal bands, you managed to build your own sound. How have the responses of the new album been?

Jamie: Thanks man appreciate it! Response has been great so far, think I've only seen one or 2 luke-warm reviews. So it's cool that people are connecting with our music, especially since we really only write to satisfy yourselves, its a fairly self-indulgent album! But then again, all my favourite albums are like that anyway.

Zann: You guys have been compared to Immolation or Gorguts but Ulcerate´s sound incorporates other darker elements and killer atmospheric passages. I imagine it must be difficult for the band not to repeat yourselves so that the songwriting is a very important step. Tell us something about the songwriting process for "Everything Is Fire".

Jamie: Yeah we certainly fit in that bracket of sound, but we're not trying to merely emulate either of those bands, they're masters of their own sounds. I guess what we've mostly been trying to do is literally come up with parts we've never heard before. We certainly dump anything that remotely reminds us of other band's parts, that shit is unacceptable.

Our process is fairly simple but very thorough, myself and guitarist Mike iron out the rough guitar and drum parts with practice amps and drum pads to work out the overall arrangements. We then take this into the rehearsal room to flesh out the drum lines and work out embellishments for all instrumental sections. Eventually we'll track the song roughly into Protools which we'll use for writing counterpoint bass and guitar lines, so we can begin to hear everything as a whole. Tracking so early in the process really helps with getting a sense of the song, rather than just focusing on your individual parts.

Zann: I`ve noticed "Everything Is Fire" production is much better than past albums. The guitar sound is shocking and the mix is just perfect. I imagine that the experience of your previous albums has helped to find that sound. Jamie, how was the recording process?

Jamie: Yeah I mean we were certainly going for something a lot warmer, something which smoothes out the edges of the 'Of Fracture' sound. The process was very simple, as we'd been doing the aforementioned pre-production trackings for each song, so it was just a matter of finding the right tones and putting down a satisfactory performance, without worrying about any song structuring.
Drum tracking was a couple of days, guitars were 4 or so, bass and vocals were probably a day or 2 all up each. We mixed and mastered this one ourselves, and we really don't do to much in fhe way of 'studio magic', just try and find space for each instrument and balance everything out. The mix is definetly not perfect per se, but it's balanced enough that the instruments don't fight for sure.

Zann: Let´s talk a little about the past. Tell me about the band history, how has it begun? Was it hard to find skilled musicians to play such extreme music?

Jamie: Myself and guitarist Mike Hoggard started the band in high school, and we went through various line-ups until the first album. We worked with vocalist Ben Read and guitarist Mike Rothwell for a number of years before the decision was made to part ways for various reasons. We released 'EIF' as a 3 piece, then shortly thereafter recruited Oliver Goater as second guitar. It's always been difficult to maintain a consistant lineup with this band, both in terms of playing ability and dedication, but the core song writers are always consistant, so there's no issues with quality control or direction.

Zann: So you are from New Zealand, tell me which bands from your country do you think you can recommend us?

Jakob, Creeping, Diocletian, Vassafor, Witchrist...

Zann: Jamie I´m curious about your musical tastes. What bands are you into these days?

Deathspell Omega, Creeping, Jakob, Exmortem, Antaeus, Arkhon Infaustus, Immolation, Sigur Ros, Katatonia, Gorguts, Today is the Day, Bohren und der Club of Gore, Isis, Rotten Sound, Cult of Luna,
Disavowed, Hate Eternal



Zann: Your drumming style is amazing, the tempos change and the slow parts you build guys are awesome. Which drummers have influenced you? Which is your equipment?

Jamie: Thanks man, appreciate it. I think a mixture of great metal drummers and the higher profile clinic / pro drummers is more or less where my style comes from: Benny Greb, Marco Minneman, Aaron Spears, Jojo Mayer, Gavin Harrison, Dave Weckl, John Longstreth, Kai Hahto, Romain Goulon, Derek Roddy.

Equipment wise, at the moment I'm using PDP drums and mostly Sabian cymbals. Fairly straight-forward setup, two kick drums, two rack toms, two floor toms. I use a pretty symmetrical cymbal setup, 2 of each
syle of cymbal either side of the kit, and just try to have a mix between dense/loud and delicate sounds, for example AA rock hats with HHX groove hats, Raw ride and an HH Duo ride. Just to cover all bases for what we're doing dynamically.

Zann: Have you noticed a creativity stagnation in Death Metal and a revival of old school style? What’s your take on the scene at the moment?

Jamie: Yeah for sure, it's been like that for years. This whole decade has only really produced a couple of metal releases I'm really sold on, most of which are black metal. A lot of death metal seems to be heading into more sterile clinical sound which just does nothing for me. The old school thing is kinda cool, but it's just re-hashing ideas done 20 years ago.


Zann: Let`s go on with the previous question, in your opinion, in what does Ulcerate differ from other technical Death Metal bands?

Jamie: Well for starters I really hate that term as it implies we write music for the sake of being hard to play and to show off our chops, which couldn't be farther from the truth. I think where we differ is we're very focused on atmosphere, regardless of how difficult a part is to play. We also have a very strong emphasis on capturing a sound for us that is very organic, we're not at all interested in sounding cold and clinical.

Zann: Jamie, have you made all Ulcerate covers? Please let us know the idea behind the cover artwork of "Everything...'?

Jamie: Yeah I handle all our visual design and artwork. The cover piece is purely a visual represention of the music and lyrical themes. The album's overall context is that everything is in a consistant state of change and evolution, how this relates to the human condition, and how it affects our daily interactions. So the cover is a metaphorical depiction of this, asides from the torso imagery, there's nothing figurative abut the art, it's just an illustration of an overall idea.

Zann: Are you guys involved into other bands or projects besides Ulcerate?

Jamie: Not a this point, no.

Zann: Jamie, thanks for this interview. If you want to give a message to your listeners and fans here in Argentina this is the moment.

Jamie: Cheers for the interview and support man. Cheers to anyone who listens and appreciates what we do!

Jamie / Ulcerate

For more information on the band check out: http://www.myspace.com/ulcerate%20